lunes, 10 de diciembre de 2012

CIERRE

Ayer finalizamos LAS LAGRIMAS QUE ME TRAGUÉ...

Cuando se constituye un equipo, se siente que todo lo imposible puede ser llevado adelante.

Por eso, sin la propagación que posibilitaron Paula Simkin y Daniel Franco, sin Daniela Martín, quien construyó un vestuario y elementos fabulosos y mágicos, sin Cintia Vallejo que realizó una surrealista pollera-lámpara de alambres, sin Maximiliano Sans que rediseño y le otorgó vuelo al marco móvil, sin Rolando Velázquez y Leandro Alloc
his que recortaron con sus miradas, fotografías que concentraron lo esencial. Que sin Gisela y Nicolás de Primer Cajón, que armaron un trailler increíble, sin la preciosa gráfica de Sol Zambecchi, sin la operatividad y acompañamiento de Candelaria Sesin, sin la armoniosa y pacifica asistencia de Vanina Dubois, sin la templanza de Miguel Madrid que recibió noche a noche, pacientemente, mis indicaciones desde la cabina...

... y sobre todo, sin la divina locura y el apoyo absoluto de Rubén Sabadini y, sin la belleza espiritual, la potencia artística y la amorosa entrega de mi querida Marina Castillo, no hubiera sido posible este viaje onírico.

Este sueño que volvimos posible...

Gracias, con el corazón!

domingo, 18 de noviembre de 2012

Crítica para POIESIS TEATRAL

Tras ver el espectáculo, tras vivir la función, uno sale (uno=yo) con la certeza de que ha visto un trabajo creado de a dos. [Sí, sí, el teatro siempre es trabajo en equipo y creación colectiva, sí, lo sabemos: no es eso lo que estamos diciendo acá]. Hay un encuentro, una profunda fusión entre Castillo y Matzkin. Y esa fusión hace que un universo muy singular se plasme en escena por la vía múltiple del texto, la actuación, la puesta y la dirección.

¿Cuál es ese mundo? Pregunta no tan fácil de responder. Es un mundo singular, raro, opaco, difícil de captar, lejos del mundo "real", en el borde de lo humano, más próximo al sueño/soñar. Mundo poético a medio camino entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo no-humano; mundo de objetos, mundo materia, mundo memoria... Es el mundo habitado por Trinity, por "afrancesada madre" y por "el especialista". También por un hermano. También -y sobre todo- por los objetos y su persistente presencia que lastima.

¿Quién es esa chica? ¿Está viva o está muerta? ¿Es humana o muñeca? ¿Muerta en vida? Así dice el especialista varias veces en el texto, anoticiando a la madre: Señora, señora... su hija sufre una grave enfermedad, está muerta, muerta en vida... ¿Y cómo hacer para que una muerta en vida no termine de morir, no se muera"de verdad", no se vaya de este mundo/materia? ¿Cómo anclarla con objetos, fijándola aquí, de este lado de la vida? ¿Cómo evitar que finalmente muera para al fin vivir?

Uno (uno=yo=¿el espectador?) logra reconstruir las piezas y armarse algo así como un relato, como una sinopsis de la sinopsis y puede escribir cuatro líneas en las que decir-se, en la que contar-se lo que acaba de presenciar. Y acaso ese ejercicio tranquilice nuestra tendencia, nuestra urgencia de "entender" y de nombrar. Pero eso es casi un proceso posterior a la experiencia. Vamos un paso atrás, un poco antes. A los cuarenta minutos "reales" de coexistir en el mundo de Trinity.

Las lágrimas que me tragué es un espectáculo que cuenta con un punto fuerte fundamental, con una viga maestra que sostiene la experiencia y que constituye el polo de atracción y teatralidad del mismo: la actuación/performance de Marina Castillo dirigida por Ezequiel Matzkin. Hay un trabajo de actuación minucioso y preciso, un código que se percibe -arbtrario como todo código- en el lenguaje del cuerpo, de los gestos, de los tonos. Toda una serie de recursos y posibilidades expresivas puestas en juego por la actriz y muy hábilmente conducidas por el director. La no-ilustración de la palabra con el gesto de modo de evitar subrayados, los caminos paralelos y disociados de ambos lenguajes (verbal y no-verbal), lo mecánico de ciertos gestos, el trabajo de reiteración y circularidad en texto y cuerpo, todo ello hace parte de una serie de mecanismos en los cuales se verifica que se ha trabajado e investigado de a dos y en profunda comunión y se ha producido un encuentro creativo que como resultado permitió dar a luz un universo y una propuesta estética/poética/dramática.

El espacio, la luz, la música, los objetos... arman un sistema, un verdadero dispositivo escénico, elemental, efectivo, sencillo, dinámico, bello que logra crear el marco, el espacio, la habitación, el cuatro propio para la existencia de esta mujer-niña-muñeca-ente.

El texto es complejo, áspero, muy poco transparente y "entrar" allí no es tarea fácil. No es -opino- críptico ni arbitrario, pero tiene momentos donde el lenguaje trabaja tanto sobre sí mismo, fuera de toda función referencial y más cargado en la función poética-sonora, rítmica que corre el reisgo de expulsar, de volverse refractario a los posibles deseos de "claridad". Momentos donde lo que parece primar es una "lógica" de texto surrealista (y en los cuales la actuación va, en paralelo, construyendo su propio lenguaje surrealista -no es la palabra más feliz para nombrarlo, lo reconozco- muy eficazmente). Otros momentos son como una especie de "soga" tirada a tiempo para que el espectador no desepere ni se rinda y pueda construir el mundo de esta mujer y entender la historia de ella y su afrancesada madre y su espacialista/padrastro y la decadencia de una familia de estancieros/tamberos devenidos en des(h)echos de la nada, en objetos arrumbados, en colección de recuerdos descascarados, en palabras que no logran siquiera pronunciarse del modo adecuado.
Las lágrimas que me tragué pide un espectador atento, creativo, espectante, que quiera experimentar un momento fuera del orden de lo real y lo cotidiano y sumergirse en una teatralidad poética, surrealista, potente, construida con talento y asentada principalmente en el diseño adecuado del espacio escénico y en el trabajo de constrrucción poética que una actriz plena de recursos logra desplegar a partir del trabajo de un director sensible a la tarea creativa de la actuación.

Última función este sábado a las 22.30 en Vera Vera. Se merece despedida a sala llena de esta temporada 2012. Para los que buscan teatro fuera de lo más transitado o más convencional, de actuación potente y mundo poético, recomiendo reservar entradas y ir al encuentro de Trinity, la mujer-niña-muñeca, la muerta en vida, la atrincherada mujer que resiste el embate del mundo material y que quiere vivir y que quiere una vez, en el minuto final, no tragarse la lágrimas sino compartirlas a modo de despedida. 

Christian Lange POIESIS TEATRAL

martes, 30 de octubre de 2012

“Es una obra poética y con un humor sensible”

MARINA CASTILLO, ACTRIZ

 

–¿Cómo surgió la creación de tu personaje?
–El personaje salió a partir de la idea que tuvimos con Ezequiel Matzkin, el director y coautor de la obra, de una persona que está muerta en vida y necesita imperiosamente cambiar esto. Es por eso que se viste de fiesta para su funeral, es verborrágica y melancólica a la vez, por la ansiedad que tiene de transformar su existencia.

–¿Cuál es la modalidad de trabajo que utilizás?

–En principio, mis personajes siempre se van armando desde lo estético, cómo se viste, cómo habla, cómo camina, cómo se llama, etc., y a partir de ahí recién empiezo a pensar la historia del mismo.

–¿Cómo recibe la obra el público?

–El público la recibe muy bien, el principio es medio raro pero poco a poco se va develando de qué va. Es poética y con un humor sensible, eso gusta en general.

–¿Cuál es tu próximo proyecto?

–Me acaban de confirmar que estaré en Ley primera próxima, película de Diego Rafecas. Por otro lado, en proceso de creación de otra obra que estoy escribiendo y ensayando a la vez con una gran actriz que es Carolina Molini. Y presentando un espectáculo de humor que se llama Primero calmate. Además de continuar con Las lágrimas que me tragué. 

viernes, 26 de octubre de 2012

CRITICAS


El arriesgado texto da como resultado una pieza única e imperdible.
 JULIA PANIGAZZI

Con humor sensible, a veces desconcertante, las lágrimas que me tragué es una obra que instala una pregunta difícil de responder en un mundo superpoblado de objetos que generan dependencia.
CECILIA HOPKINS

Una propuesta absolutamente fantástica y onírica.
ARTURO LODETTI

Este personaje interpretado con mucho humor y gran riqueza expresiva por Marina Catillo, va generando identificación con todas las decisiones que involucran renuncias.
SARA ECHEZARRETA 

Una puesta en escena ideal para aquellos que buscan ver cosas distintas sobre un escenario, una lograda conjunción de creatividad, imaginación y talento. 
CARLOS FOLIAS
 
Este es un unipersonal para que el público disfrute esa pequeña porción de vida que la protagonista les regala. Más que resolver, siembra dudas y el espectador se irá con más preguntas que respuestas.
BÁRBARA REINHOLD

domingo, 21 de octubre de 2012

CRITICA A SALA LLENA

La apasionada actriz Marina Castillo da vida a Trinity, una muchacha que anunció un día a su familia que no volvería a sonreír para luego despojarse de todo lo material. Ezequiel Matzkin dirige este nuevo unipersonal irreal desplegando todos sus dotes para el arte de la alocución en escena; su personaje, dueña de una voz florida, establece un dialogo impecable con el publico articulando las voces de los diferentes personajes que atravesaron su vida: en especial su afrancesada madre.
Castillo, única actriz y co-autora de la pieza, trabaja con un excelente apoyo escenográfico, un marco movible que justamente trata de contener todo lo que esta figura tiene para decir; vacía de palabras maternales, Trinity decide cobrar venganza: aquellos objetos, los palpables, los más fáciles, los tácitos, los que están dentro, saldrían de su alcoba uno a uno. Y asi el público comienza a imaginar esa casona repleta de barroco, incluyendo a una niña que ya a temprana edad comprendió que representaba y que quería. Las interpretaciones de Castillo son impecables: el especialista, luego devenido en padrastro, se personifica para avisarle a su madre que Trinity está muerta en vida; la madre, más interesada en las posesiones que en su propia familia, se hace oír pero no llega al corazón de su hija.

El vestuario, cuidadosamente seleccionado, acompaña el manifiesto de la niña/mujer: quien intenta (y logra) traducir su febril pensamiento, saliendo así a la luz su deseo, lo oculto y erótico, siempre voluptuoso, siempre atropellado. Así es Trinity, a quien la  libertad le costó la cordura, perdió a su amor y solo le queda ese cuarto, sin las rosas azules, sin una caricia maternal.
Las Lagrimas que me Tragué, invita a reflexionar muy por fuera del mundo material, haciendo un esfuerzo por imaginar que es realmente necesario y que no...
El arriesgado texto es fruto del trabajo de Castillo y Matzkin, este ultimo ya supo hacer brillar a Analia Sanchez compartiendo la autoria de Tu Ausencia Animal, unipersonal también, donde una mujer espera a un hombre, el único que le hizo conocer el amor (lo que ella entiende por amor). Ambas piezas comparten la linea de la mujer surrealista, verborragica: con una excelente articulación de los cómico y lo dramático en escena. Sin duda la habilidad de Matskin para elaborar imágenes intensas y colmadas de sentidos, junto con la versatilidad de Castillo dan como resultado una pieza única e imperdible.

JULIA PANIGAZZI

miércoles, 17 de octubre de 2012

Nota en Página 12

"LAS POSECIONES SON UN LASTRE"

En la obra interpretada por Marina Castillo, el autor y director narra la historia de una chica con una existencia claustrofóbica que descubre que descartar los objetos significa, para ella, llegar al centro de su propia existencia y conquistar su libertad.
Interpretada por Marina Castillo, Las lágrimas que me tragué es una obra que instala una pregunta difícil de responder en un mundo superpoblado de objetos que generan dependencia: ¿qué sucedería si uno decidiera desprenderse de todo aquello que fue acumulando durante toda la vida con la idea de circular por los márgenes del consumo? Con humor sensible, a veces desconcertante, el monólogo desarrolla esta hipótesis que ve multiplicadas sus resonancias en la interpretación de la propia Castillo. Quien dirige es Ezequiel Matzkin, también autor de la obra, el mismo de Tu ausencia animal, unipersonal que el año pasado estuvo a cargo de Analía Sánchez.
En Las lágrimas... (Veravera Teatro, Vera 108, sábados a las 22.30), el personaje de Trinity hace el relato de su historia familiar poniendo el foco en los estragos de una educación orientada a homologar el ser y el poseer. Es por esto que la joven protagonista desea romper con la existencia claustrofóbica a la cual la condena una madre absorbente. Descartar los objetos (todos, los de uso corriente y también los que representan momentos importantes en la vida) significa, para ella, llegar al centro de su propia existencia y conquistar su libertad, tras haberse percatado de que existía el peligro de cosificar su mundo simbólico, sus ideas y recuerdos, su anhelos; en fin, toda su vida.
“Quiero borrar la presencia de este mundo material, físico-doloroso, lleno de objetos que hieren –dice Trinity–, y hundirme en una geometría ideal: en un mundo diseñado para un niño, sin ecuaciones algebraicas, sin despedidas amorosas, sin fuerza de gravedad. Sin IVA.” El autor también piensa en consonancia con su criatura: “La posesión de objetos y bienes materiales media y hasta impone su sesgo en las relaciones entre las personas”, opina Matzkin, al referirse a la dependencia que genera el consumo, propiciada por el mercado y retroalimentada, a su vez, por los hábitos de las personas. “¿Y si lo que se posee pasa a tener el mismo valor que el vínculo que ese objeto representa?”, se pregunta y arriesga una conclusión: “Entonces el amor por esos objetos puede transformarse en orientador de la vida”.
Matzkin se reconoce aburrido de los lugares comunes en los que suelen caer las obras que hablan de historias de familia o las que aluden a la marginalidad. A pesar de que, en su calidad de sociólogo habituado a trabajar con menores en situación de encierro debe sobrarle material para elaborar ficciones. “No me interesa el teatro que va hacia el costumbrismo –afirma–. Para mí, el teatro tiene que ser mágico, fantástico y dotado de belleza visual.” Para el autor y director, “el teatro off está preso de la falta de recursos económicos” y, según su punto de vista, muchas veces adolece de carencias de tipo intelectual. “Veo muchos planteos teóricos unidireccionales, una preferencia por lo vacuo, lo efímero, lo espontáneo”, enumera.

–¿Por dónde empezó a escribir este monólogo?

–Partí de algunas premisas: ¿Uno es lo que tiene? ¿Uno tiene lo que puede tener, lo que le corresponde? Y de una imagen: una persona que se deshace de todo lo que tiene, de una forma tan violenta que resultaba impracticable de llevar al teatro.

–¿Por qué el personaje de Trinity resuelve morir?

–Es que cuando se está tan cercado por el peso de los objetos, tarde o temprano deviene algo fatal para el espíritu. La muerte es, para Trinity, un motivo de liberación. Y por ese motivo, la muerte es una situación festiva.

–¿O sea que se trata de una acumulación límite?

–Cada persona tiene lo que podríamos llamar un sistema de posesión. Cada uno arma el suyo. Se trata de las cosas que se almacenan con “peso” afectivo. Me parece que el capitalismo es tan penetrante que colabora en ese armado singular del propio sistema de posesión.

–De todas formas, ¿no cree que habría que diferenciar los objetos de consumo de aquellos que representan recuerdos que uno desea guardar para siempre?

–Todos se vuelven un lastre. Para la obra elegí objetos con los cuales todos los espectadores se identifican. Pero lo que para algunos puede evocar un dulce recuerdo para otros puede significarles un pesar que los reenvía a situaciones pasadas de dolores presentes. Eso es lo que le sucede a Trinity.

–¿Qué es lo que ve más peligroso de un objeto?

–El valor que se le asigna, porque entraña el peligro de la dependencia. Creo, además, que ése es un afecto mal dirigido, sea la computadora, el sofá o un animal doméstico el que lo recibe. Personalmente, me resulta insoportable la idea de transferir afecto a un objeto.

–¿Qué pasa con los objetos que nos resultan de gran utilidad?

–Hay que diferenciar entre la utilidad que nos proporciona la tecnología, por ejemplo, de la alienación que puede producir su uso intensivo. Existe el riesgo de que la persona se vea absorbida al punto de que impide en ella el desarrollo de potencialidades, de cuestiones nucleares que hay dentro de cada uno.
Por Cecilia Hopkins